En dos puntos del continente
americano se desarrollan formas musicales que marcarán toda una época y
ejercerán su influencia en las más diversas regiones del mundo.
El Jazz y el tango, gracias a
la invención de los discos de vinilo, se venderán en todo el mundo.
La música en los
EE.UU.
Características generales
En
las décadas de los años '20 y '30 una música única y especial comienza a
expandirse con fuerza: el jazz.
Con
raíces en la música negra afroamericana, los negros spirituals y el blues, el
jazz se desarrolla como una forma propia reconocible y con una característica
singular: la improvisación.
Por
lo general la improvisación se acompaña de una progresión de acordes de una
canción popular o una composición original que se repiten.
Los
instrumentistas imitan los estilos vocales negros, incluso el uso de glissandos
o slides y portamentos (sonidos arrastrados de una nota a otra), las ligeras
variaciones de tono (incluidas las llamadas "blue notes", tonos de la
escala del blues desafinados a la baja en un intervalo microtonal respecto a la
afinación occidental), y los efectos sonoros, como gruñidos y gemidos.
La
voluntad de crear un sonido personal de color tonal -con un sentido del ritmo y
la forma individual, y con un estilo propio de ejecución- llevó a los músicos a
la utilización de ritmos que se caracterizan por una sincopación constante (los
acentos aparecen en momentos inesperados del compás) y también por el swing (la
sensación de estire y afloje que surge cuando se oye la melodía y a
continuación una variación de ésta) alternándose con el pulso o la división del
pulso esperados.
Las
partituras escritas, si existen, se usan tan sólo como guías de la estructura
dentro de la cual se desarrolla la improvisación.
Si
bien hay excepciones, la mayor parte del jazz se basa en la adaptación de
infinitas melodías a algunas progresiones de determinados acordes. El músico
improvisa nuevas melodías que se ajustan a la progresión de los acordes, y
éstos se repiten tantas veces como se desee a medida que se incorpora cada
nuevo solista.
Desarrollo histórico
Con
el inicio del siglo XX surgió el primer estilo de jazz documentado, cuyo centro
estaba en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana. En este
subestilo la corneta o la trompeta llevaba el peso de la melodía, el clarinete
tocaba floridas contramelodías y el trombón interpretaba sonidos rítmicos
mientras hacía sonar las notas fundamentales de los acordes o una armonía
simple. Detrás de este trío básico, la tuba o el contrabajo interpretaban la
línea del bajo, y la batería el acompañamiento rítmico. La exuberancia y el
volumen eran más importantes que la delicadeza: la improvisación se centraba en
el sonido del conjunto.
Un
músico de nombre Buddy Bolden parece haber sido el artífice de las primeras
bandas de jazz, pero su música y su sonido se han perdido. La primera grabación
de una banda de jazz se realizó en 1917.
Louis Armstrong fue
el primer auténtico virtuoso de jazz; un sorprendente improvisador, tanto en el
plano técnico, como en el emocional e intelectual. Cambió el formato del jazz y
puso al solista al frente de la orquesta.
Los grupos con los que grabó, los Hot
Five y los Hot Seven, demostraron que la improvisación podía ser mucho más que
una simple ornamentación de la melodía; para ello creó nuevas variaciones
basándose en los acordes de la melodía inicial. También creó escuela para todos
los cantantes de jazz posteriores, no sólo en la manera de alterar las palabras
y la melodía de las canciones, sino también al improvisar sin palabras, usando
la voz como un instrumento (técnica denominada scat).
Para
el jazz, la década de 1920 fue una época de gran experimentación y muchos
descubrimientos. Muchos músicos de Nueva Orleans, incluido el mismo Louis
Armstrong, emigraron a Chicago, influyendo en los intérpretes locales y
estimulando la evolución de un estilo identificable, derivado del estilo Nueva
Orleans pero acentuando la actuación de los solistas y añadiendo de forma
habitual el saxofón a la orquestación.
Este subestilo también se caracterizó
por ritmos más tensos y texturas más complejas. Entre los instrumentistas que
trabajaban en Chicago o que fueron influidos por el estilo Chicago se incluyen
el trombonista Jack Teagarden, el intérprete de banjo Eddie Condon, el
baterista Gene Krupa y el clarinetista Benny Goodman. En Chicago también
trabajaba Bix Beiderbecke, cuyo lirismo como cornetista era el contrapunto del
estilo trompetístico de Armstrong. Muchos de los músicos de Chicago se establecerían
luego en la ciudad de Nueva York, otro centro importante de jazz en la década
de 1920.
El
distrito de Harlem, en la ciudad de Nueva York, se convirtió en el centro de un
estilo muy técnico, con improvisaciones muy extensas, y que se daría a conocer como
stride piano. El maestro de esta escuela de principios de la segunda década fue
James P. Johnson, cuyo alumno Fats Waller -vocalista y showman de talento- se
convirtió en el intérprete más popular de este estilo.
En
esta década también se desarrolló un segundo estilo pianístico llamado
boogie-woogie. Se trataba de una forma de blues con bajos muy marcados que
repite una y otra vez la mano izquierda, mientras la derecha alternaba
diferentes ritmos. El boogie-woogie se hizo muy popular en los años treinta y
cuarenta. Entre los líderes de este estilo se encuentran Meade Lux Lewis,
Albert Ammons, Pete Johnson y Pine Top Smith.
El
pianista más innovador de los años veinte, de importancia comparable a la de
Armstrong, fue Earl Fatha Hines, un virtuoso que había estudiado música en
Chicago, y al que se consideraba poseedor de una imaginación exuberante e
impredecible. Su estilo, combinado con el enfoque más suave de Waller, influyó
en la mayoría de los pianistas de la generación siguiente, en especial en Teddy
Wilson, que trabajaba con la banda de Goodman en la década de 1930, y en Art
Tatum, que actuó sobre todo como solista y que era admirado por su virtuosismo
y calidad interpretativa.
La era de las
big-bands
Durante
la década de 1920 hubo grupos de jazz que comenzaron a tocar siguiendo el
modelo de las bandas de bailes de sociedad, formando las que se dieron en
llamar big-bands. Fueron tan populares en las décadas de 1930 y 1940 que este
período se conoce como la era del swing.
Uno
de los aspectos más importantes en el nacimiento de la era del swing fue un
cambio en el ritmo que suavizaba los compases en dos tiempos del estilo Nueva
Orleans utilizando un compás más fluido, de cuatro tiempos. Los músicos también
desarrollaron el uso de estructuras melódicas cortas, llamadas riffs, con
pautas de pregunta y respuesta. Para facilitar dicho procedimiento las
orquestas se dividieron en secciones instrumentales, cada una con sus propios
riffs, dando la oportunidad a los músicos para que tocasen solos o
improvisaciones extensas.
El
desarrollo de las big bands como medio jazzístico se debió en gran parte a Duke
Ellington y Fletcher Henderson. Henderson y su arreglista, Don Redman,
contribuyeron a la introducción de las partituras escritas en la música de
jazz, aunque también intentaron captar la calidad improvisatoria que
caracterizaba a la música de los conjuntos reducidos.
Ellington
dirigió durante los años veinte una banda en el Cotton Club de Nueva York. La
música de Ellington, más compleja que la de Henderson, hizo de su orquesta un
conjunto interrelacionado con solos escritos especialmente para instrumentos y
músicos determinados. Otras bandas en la tradición de Ellington y Henderson
fueron las lideradas por Jimmie Lunceford, Chick Webb y Cab Calloway.
Durante
la década de 1930 se desarrolló en Kansas City un estilo diferente de jazz para
big bands, cuyo máximo exponente fue la banda de Count Basie. La banda de Basie
es un reflejo del énfasis del suroeste norteamericano en la improvisación, a la
vez que conserva pasajes escritos (o memorizados) relativamente cortos y
simples. Los instrumentos de viento intercambiaban los riffs de conjunto, e
interactuaban con grandes dosis de ritmo con pausas para acomodarse a los extensos
solos instrumentales.
El saxofonista tenor Lester Young tocaba con una libertad
rítmica inusual durante las improvisaciones de los solistas de otras bandas. La
delicadeza del tono de Young, sus melodías fluidas -a las que ocasionalmente
dotaba de un toque vanguardista de taberna y de una especie de gorjeos (juego
de voz en tonos agudos)- abrirían un nuevo camino, como sucediera con la manera
de tocar de Armstrong en los años veinte.
Otras
figuras que hicieron escuela a finales de los años treinta fueron el
trompetista Roy Eldridge, el guitarrista Charlie Christian, el baterista Kenny
Clarke y el vibrafonista Lionel Hampton. Los cantantes de jazz de la década de
1930 utilizaron una forma de interpretar más flexible y estilizada. Ivie
Anderson, Mildred Bailey, Ella Fitzgerald, y, sobre todo, Billie Holiday fueron
las figuras más destacadas.
La interacción con la música popular y la culta
Los
esfuerzos pioneros de Armstrong, Ellington, Henderson y otros músicos hicieron
que el jazz adquiriera una influencia dominante en la música norteamericana de
las décadas de 1920 y 1930.
Músicos tan populares como el director de banda Paul Whiteman utilizaron algunos de los recursos rítmicos y melódicos más obvios del jazz, aunque con menor libertad y talento improvisatorio que los característicos en la música de los principales intérpretes del género.
En un intento de fusionar el jazz con la música ligera, la orquesta de Whiteman estrenó piezas sinfónicas de estilo jazzístico de compositores norteamericanos como George Gershwin. Más cerca de la tradición jazzística de la improvisación y del virtuosismo de los solos se encontraba la música de las bandas de Benny Goodman (que utilizó muchos arreglos de Henderson), Gene Krupa y Harry James.
Músicos tan populares como el director de banda Paul Whiteman utilizaron algunos de los recursos rítmicos y melódicos más obvios del jazz, aunque con menor libertad y talento improvisatorio que los característicos en la música de los principales intérpretes del género.
En un intento de fusionar el jazz con la música ligera, la orquesta de Whiteman estrenó piezas sinfónicas de estilo jazzístico de compositores norteamericanos como George Gershwin. Más cerca de la tradición jazzística de la improvisación y del virtuosismo de los solos se encontraba la música de las bandas de Benny Goodman (que utilizó muchos arreglos de Henderson), Gene Krupa y Harry James.
Desde los días del ragtime, los compositores de jazz han admirado a la música clásica. Varios músicos de la era del swing "jazzearon a los clásicos" en grabaciones como 'Bach Goes to Town' (Benny Goodman) o 'Ebony Rhapsody' (Ellington y otros).
Por su parte, los músicos de concierto rindieron tributo al jazz en obras como "Contrastes" (1938, encargada por Goodman) del húngaro Béla Bartók y Ebony Concerto (1945, dirigido por la orquesta liderada por Woody Herman) del ruso Ígor Stravinski.
Me gusto la informacion de esta pagina
ResponderEliminarGracias por tu comentario!
ResponderEliminar